1 / 4

Beschreibung

FERNANDO GARCIA PONCE (Mérida, Yucatán, 1933 - Mexiko-Stadt, 1987) Unbetitelt. Öl und Collage auf Leinwand. Maße: 76 x 115 cm. Provenienz: Sammlung Maria Lluisa Borrás, Barcelona. Fernando García Ponce gehört zu der Generation der späten fünfziger Jahre, die als "Generation des Bruchs" bezeichnet wird, da sein Werk eine völlige Abkehr von der so genannten mexikanischen Schule darstellt. So begannen Ausdrücke wie Geometrismus, Abstraktion, Informalismus und Neofigurativität, die in den 60er Jahren fast verboten waren, die Kunstszene zu dominieren. Er wurde am 25. August 1933 in Merida, Yucatan, geboren. Als er 11 Jahre alt war, zog seine Familie in die Hauptstadt des Landes. Im Jahr 1952 trat er in die Nationale Autonome Universität von Mexiko ein, um Architektur zu studieren; außerdem besuchte er das Atelier des valencianischen Malers Enrique Climent, der sein Talent erkannte und, obwohl er sich nicht dem Unterrichten widmete, beschloss, sein Lehrer zu werden. Seine ersten Gemälde stammen aus dem Jahr 1954, es sind Familienporträts, aber zwei Jahre später nimmt die Geometrie in seinen Werken deutlich zu. 1957 unternimmt er mehrere Reisen nach Europa und beschließt, die Architektur aufzugeben, um sich ganz der Malerei zu widmen. Seine erste Einzelausstellung findet in der Galería de Arte Mexicano (1959) statt, mit 26 Ölgemälden von Stilleben; 1960 entsteht eine abstrakte Komposition mit dem Titel Nr. 1, ein Wendepunkt, der sein Werk eindeutig kennzeichnet. Mit einer Serie von Collagen erhält er eine ehrenvolle Erwähnung im Salón de la Plástica Mexicana. In den sechziger Jahren taucht der Begriff Ruptura auf, der eine Generation von Künstlern definiert, zu der Fernando García Ponce gehört und die die neue mexikanische Malerei prägt. García Ponce beteiligt sich erneut an der Galería de Arte Mexicano und an der Colectiva de Pintura Contemporánea de México y América del Sur (1961). Zwei Jahre später ist seine Malerei bereits völlig abstrakt und er stellt 14 Werke in der Galerie Juan Martin aus. Er nimmt auch an der Colectiva de Arte Actual de América y España in Madrid teil. 1974 zeigt seine Malerei den Willen, die kalte geometrische Ordnung zu synthetisieren. Im Sommer 1976 reist García Ponce mit seiner Frau Denise und seinem Sohn Esteban nach Paris und verbringt dann eine Saison in Barcelona, wo er zwei Grafikmappen mit 10 Serigraphien und 12 Lithographien anfertigt. Nach seiner Rückkehr nach Mexiko organisiert das Museum für Moderne Kunst (1978) eine große Ausstellung mit 40 Werken, die zwischen 1977 und 1978 entstanden sind. Ein Jahr nach diesem Ereignis stirbt seine Frau Denise auf tragische Weise, doch Garcia Ponce bleibt konzentriert und seine Kreativität ist ungebrochen; die Malerei jener Jahre ist kraftvoll und äußerst inspirierend. Er präsentiert regelmäßig seine Jahresausstellung in der Galerie Ponce und nimmt an Gruppenausstellungen teil, unter anderem in der Casa de las Americas (Kuba), im Picasso-Museum (Antibes, Frankreich), bei den Jornadas Culturales de Colombia, im Carnegie Institute in Pittsburg (USA) und im National Art Center in Ottawa (Kanada). Im Alter von 54 Jahren starb García Ponce, der als einer der wichtigsten Künstler der nationalen bildenden Kunst galt, in seinem Atelier (11. Juli 1987) an einem Herzinfarkt.

130 
Los anzeigen
<
>

FERNANDO GARCIA PONCE (Mérida, Yucatán, 1933 - Mexiko-Stadt,

Schätzwert 10 000 - 12 000 EUR
Startpreis 6 000 EUR

* Zzgl. Aufgeld.
Siehe Auktionsbedingungen, um die Höhe des Aufgeldes zu berechnen.

Aufgeld: 24 %
Order platzieren

In der Auktion am Dienstag 10 Sep : 13:15 (MESZ)
, pays.null
Setdart.com
+34932463241
Katalog ansehen Allgemeine Auktionsbedingungen ansehen Auktionsinformationen

Lieferung an
Die Adresse ändern
Die Lieferung ist optional..
Sie können sich für das Lieferunternehmen Ihrer Wahl entscheiden.
Der angezeigte Preis beinhaltet weder Zuschlag noch Aufgeld.

Dies könnte Ihnen auch gefallen

JOSEP BARTOLÍ (Barcelona, 1910 - New York, 1995). "Abstrakt", ca. 1946. Öl auf Platte. Am unteren Rand signiert. Provenienz: Nachlass von Irena Urdang de Tours (Kunsthändlerin und Überlebende des Holocaust). Maße: 14 x 9,5 cm; 26,5 x 22 cm (Rahmen). Jede Handlung im Leben von Josep Bartolí hätte einem spannenden Roman entnommen sein können. Seine Zeichnungen der Denunziation erinnern an seine Zeit im Konzentrationslager, dem er schließlich durch einen Sprung aus einem Zug entkam. Aber er experimentierte auch mit der Abstraktion, vor allem während seiner Aufenthalte in New York und Mexiko. Dieses Gemälde ("Abstrakt") entstand wahrscheinlich 1946 in New York, dem Jahr, in dem er Frida Kalho kennenlernte und sie sich ineinander verliebten, wie die Liebesbriefe belegen, die sie sich schrieben (25 leidenschaftliche Briefe von Frida sind erhalten). Der mexikanische Maler befand sich in der amerikanischen Stadt, um sich von einer Wirbelsäulenoperation zu erholen. Später setzten sie ihre Romanze in Mexiko fort. Stilistisch steht "Abstraction" den Postulaten des abstrakten Expressionismus nahe, denn der Künstler verkehrte in jenen Jahren im Umfeld von Pollock und Rothko. Maler, Zeichner und Bühnenbildner. Er war Schüler von Salvador Alarma und Tastàs und arbeitete als politischer Karikaturist mit verschiedenen Publikationen (La Humanidad, La Opinión, La Esquella de la Torratxa...) zusammen. Schon in jungen Jahren begann er, als Karikaturist für die Presse zu arbeiten und engagierte sich in der Gewerkschaftsbewegung des damaligen Barcelona. Zwischen 1933 und 1934 präsentierte er in Barcelona eine Ausstellung von Zeichnungen, die sehr erfolgreich war. Er war einer der Organisatoren des Sindicato de Dibujantes de Cataluña und 1936 Vorsitzender der UGT. Gegen Ende des Spanischen Bürgerkriegs ging er ins Exil nach Frankreich. Er wurde von der Gestapo verhaftet und in das Lager Dachau gebracht, entkam aber auf dem Weg dorthin durch einen Sprung aus dem Zug und kam nach einer langen Reise in Mexiko an. Dort nahm er seine malerische Tätigkeit wieder auf, kam in Kontakt mit dem Umfeld von Diego Rivera und Frida Kahlo, deren Liebhaber er war, und beteiligte sich an der Gründung der Galerie Prisse. In den Vereinigten Staaten war er der erste Cartoonist des Magazins Hollyday, der sich als einer der gefragtesten Cartoonisten seiner Zeit hervortat, er schuf Kulissen für historische Filme in Hollywood und gehörte zusammen mit Willem de Kooning, Kline, Pollock und Rothko zur 10th Street Group. Im Jahr 1973 erhielt er den Mark Rothko Award for Fine Arts.3 Zu seinen illustrierten Büchern gehören Caliban (1971), The black man in America (1975) und Campos de concentración (Mexiko, 1943; Madrid, Spanien, 2006). Der letztgenannte Titel, der auf Texten des katalanischen Journalisten Molins i Fábrega basiert, versammelt seine umfangreichen dokumentarischen Serien von Federzeichnungen über seine Erfahrungen in den Konzentrationslagern.

JOSÉ FRAU (Vigo, 1898 - Madrid, 1976). "Nacht am Hafen". Gouache auf Papier. Am unteren Rand signiert. Maße: 50 x 72 cm; 80,5 x 103 cm (Rahmen). José Frau beginnt seine Ausbildung bei Antonio de la Torre und Eugenio Hermoso, um später in die Schule der Schönen Künste von San Fernando einzutreten, wo er José Muñoz de Degrain als Lehrer hat. Ab 1917 wird er durch die Nationalen Ausstellungen der Schönen Künste bekannt und erhält 1924 die dritte Medaille, 1932 die zweite und 1943 die erste. Seine erste Einzelausstellung fand in den Galerien Layetanas in Barcelona statt, und 1925 war er einer der Teilnehmer an der Ausstellung der Gesellschaft der iberischen Künstler, mit der er 1936 auch im Jeu de Paume in Paris ausstellte. Zuvor hatte Frau auch an den Ausstellungen spanischer Künstler teilgenommen, die 1933 und 1935 vom Carnegie Institute in Pittsburg organisiert wurden. Ab den 1940er Jahren lebte er in Buenos Aires, Montevideo und Mexiko, bevor er 1946 endgültig nach Spanien zurückkehrte. Derzeit ist er in der Stiftung Novacaixa in Galicien, im Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia in Madrid, im Museum von Huelva, im Castrelos von Vigo und in anderen öffentlichen und privaten Sammlungen vertreten. Stilistisch begann er mit figurativen Werken, die sich ab 1930 zu einem postimpressionistischen Stil entwickelten, um sich später auf Landschaften mit Figuren zu konzentrieren, die er in magischen und fantastischen Umgebungen nachstellte. In seinen späteren Werken verwendet er einen fauvistischen Chromatismus mit einer Vorherrschaft von Grün-, Blau-, Erd- und Schwarztönen in großem Kontrast und zeigt gleichzeitig eine fortschreitende Stilisierung, bei der die menschliche Figur nicht mehr die Bedeutung hat, die er ihr in seinen früheren Gemälden zuerkannt hatte.

JOSÉ FRAU (Vigo, 1898 - Madrid, 1976). "Wasser auf der Wiese", 1974. Öl auf Leinwand. Im Katalog "Blaue Gedanken", 1978. Signiert in der rechten unteren Ecke. Datiert, betitelt und mit Inschrift auf der Rückseite. Maße: 92 x 73 cm; 89,5 x 108 cm (Rahmen). José Frau begann seine Ausbildung bei Antonio de la Torre und Eugenio Hermoso und trat dann in die Schule der Schönen Künste von San Fernando ein, wo er von José Muñoz de Degrain unterrichtet wurde. Ab 1917 wurde er durch die Nationalen Ausstellungen der Schönen Künste bekannt, wo er 1924 die dritte, 1932 die zweite und 1943 die erste Medaille erhielt. Seine erste Einzelausstellung fand in den Galerien Layetanas in Barcelona statt, und 1925 war er einer der Teilnehmer an der Ausstellung der Gesellschaft Iberischer Künstler, mit der er 1936 auch im Jeu de Paume in Paris ausstellte. Zuvor hatte Frau auch an den Ausstellungen spanischer Künstler teilgenommen, die 1933 und 1935 vom Carnegie Institute in Pittsburg organisiert wurden. Ab den 1940er Jahren lebte er in Buenos Aires, Montevideo und Mexiko, bevor er 1946 endgültig nach Spanien zurückkehrte. Derzeit ist er in der Stiftung Novacaixa in Galicien, im Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia in Madrid, im Museum von Huelva, im Castrelos von Vigo und in anderen öffentlichen und privaten Sammlungen vertreten. Stilistisch begann er mit figurativen Werken, die sich ab 1930 zu einem postimpressionistischen Stil entwickelten, um sich später auf Landschaften mit Figuren zu konzentrieren, die er in magischen und fantastischen Umgebungen nachstellte. In seinen späteren Werken verwendet er einen fauvistischen Chromatismus mit einer Vorherrschaft von Grün-, Blau-, Erd- und Schwarztönen in großem Kontrast und zeigt gleichzeitig eine fortschreitende Stilisierung, bei der die menschliche Figur nicht mehr die Bedeutung hat, die er ihr in seinen früheren Gemälden zuerkannt hatte.