Null Imagen de la Protección de la Santísima Theotokos. Mediados del tercer cuar…
Descripción

Imagen de la Protección de la Santísima Theotokos. Mediados del tercer cuarto del siglo XIX. Posiblemente de Vetka. La imagen, especialmente venerada en Rus`, es una composición céntrica, de Nóvgorod, en la que se recoge el recuerdo de la liberación del asalto eslavo a Constantinopla en el siglo VII. Entonces, la veneración semanal de la protección de la Madre de Dios, que se convirtió en una procesión religiosa, salvó a la ciudad. Esto fija solemnemente la parte superior del icono. En la inferior, la dulce cantante romana ante el emperador y la reina canta el hosanna a la Madre de Dios y a su intercesión. En la estampa derecha, detrás de la columna, la escena de la visita profética de Román por la Madre de Dios. La escritura limpia y precisa sobre oro representa el contorno de un templo con cinco cúpulas, con un campanario y un anexo en la parte superior. El pegadizo colorido pictórico, incluidos los próximos (San Nicolás, Evdokia, Agripina y el Arcángel Radeniya), es similar al de los maestros vetkas de mediados del tercer cuarto del siglo XIX. Dimensiones del icono: 44x37 cm. Anchura: 37 cm, Altura: 44 cm, Profundidad: 3,5 cm, Peso: 5 kg, Estado: Bueno, Material: Madera, gesso, dorado, temple, ID: ID-ANTQ-7884

165 

Imagen de la Protección de la Santísima Theotokos. Mediados del tercer cuarto del siglo XIX. Posiblemente de Vetka. La imagen, especialmente venerada en Rus`, es una composición céntrica, de Nóvgorod, en la que se recoge el recuerdo de la liberación del asalto eslavo a Constantinopla en el siglo VII. Entonces, la veneración semanal de la protección de la Madre de Dios, que se convirtió en una procesión religiosa, salvó a la ciudad. Esto fija solemnemente la parte superior del icono. En la inferior, la dulce cantante romana ante el emperador y la reina canta el hosanna a la Madre de Dios y a su intercesión. En la estampa derecha, detrás de la columna, la escena de la visita profética de Román por la Madre de Dios. La escritura limpia y precisa sobre oro representa el contorno de un templo con cinco cúpulas, con un campanario y un anexo en la parte superior. El pegadizo colorido pictórico, incluidos los próximos (San Nicolás, Evdokia, Agripina y el Arcángel Radeniya), es similar al de los maestros vetkas de mediados del tercer cuarto del siglo XIX. Dimensiones del icono: 44x37 cm. Anchura: 37 cm, Altura: 44 cm, Profundidad: 3,5 cm, Peso: 5 kg, Estado: Bueno, Material: Madera, gesso, dorado, temple, ID: ID-ANTQ-7884

Las pujas estan cerradas para este lote. Ver los resultados

Podría interesarle

Escuela italiana; finales del siglo XVI. "Virgen con el Niño". Óleo sobre lienzo. Revestido. Medidas: 121 x 94 cm; 123 x 105 cm (marco). En este lienzo el autor representa una escena muy repetida en la Historia del Arte especialmente desde el Renacimiento: la Virgen con el Niño Jesús en brazos. Fue un tema muy tratado durante el Renacimiento y el Barroco, ya que enfatizaba el aspecto humano de Cristo, en la inocencia y felicidad de su infancia, en dramático contraste con su destino de sacrificio. Así, el Salvador aparece representado como un niño de delicada belleza y suave anatomía, protegido por la figura maternal de María, cuyo rostro muestra, en su seriedad, el conocimiento del amargo destino de su hijo. Desde finales de la Edad Media, los artistas insistieron en representar, de forma cada vez más intensa, el vínculo de afecto que unía a Cristo con su Madre y la estrecha relación entre ambos, lo que se fomentó en el Renacimiento y, naturalmente, en el Barroco, cuando la exacerbación de las emociones caracteriza gran parte de la producción artística. El tema de la Virgen representada con el Niño Jesús, y más concretamente con él en su regazo, sentada o de pie, tiene su origen en las religiones orientales de la Antigüedad, en imágenes como la de Isis con su hijo Horus, pero la referencia más directa es la de la Virgen como "Sedes Sapientiae", o trono de Dios, en el arte cristiano medieval. Poco a poco, con el avance del naturalismo, la Virgen pasará de ser un simple "trono" del Niño a revelar una relación de afecto, a partir del periodo gótico. A partir de entonces, las figuras adquirirán movimiento, acercándose la una a la otra, y finalmente desaparecerá el concepto de trono y con él el papel secundario de la Virgen. De este modo, la imagen se convertirá en un ejemplo del amor entre María y su Hijo, una imagen de ternura, cercana, destinada a conmover el espíritu de los fieles.

Escuela italiana; finales del siglo XVII. "Virgen con el Niño". Óleo sobre lienzo. Medidas: 27 x 23 cm. En este lienzo el autor representa una escena muy repetida en la Historia del Arte, especialmente desde el Renacimiento: la Virgen con el Niño Jesús en brazos. Fue un tema muy tratado durante el Renacimiento y el Barroco, ya que enfatizaba el aspecto humano de Cristo, en la inocencia y felicidad de su infancia, en dramático contraste con su destino de sacrificio. Así, el Salvador aparece representado como un niño de delicada belleza y suave anatomía, protegido por la figura maternal de María, cuyo rostro muestra, en su seriedad, el conocimiento del amargo destino de su hijo. Desde finales de la Edad Media, los artistas insistieron en representar, de forma cada vez más intensa, el vínculo de afecto que unía a Cristo con su Madre y la estrecha relación entre ambos, lo que se fomentó en el Renacimiento y, naturalmente, en el Barroco, cuando la exacerbación de las emociones caracteriza gran parte de la producción artística. El tema de la Virgen representada con el Niño Jesús, y más concretamente con él en su regazo, sentada o de pie, tiene su origen en las religiones orientales de la Antigüedad, en imágenes como la de Isis con su hijo Horus, pero la referencia más directa es la de la Virgen como "Sedes Sapientiae", o trono de Dios, en el arte cristiano medieval. Poco a poco, con el avance del naturalismo, la Virgen pasará de ser un simple "trono" del Niño a revelar una relación de afecto, a partir del periodo gótico. A partir de entonces, las figuras adquirirán movimiento, acercándose la una a la otra, y finalmente desaparecerá el concepto de trono y con él el papel secundario de la Virgen. De este modo, la imagen se convertirá en un ejemplo del amor entre María y su Hijo, una imagen de ternura, cercana, destinada a conmover el espíritu de los fieles.

Escuela novohispana; siglo XVII. "Virgen con el Niño". Óleo sobre tabla. Presenta marco de época. Medidas: 66 x 48 cm; 83 x 55 cm (marco). En este lienzo el autor representa una escena muy repetida en la Historia del Arte, especialmente desde el Renacimiento: la Virgen con el Niño Jesús en brazos. Fue un tema muy tratado durante el Renacimiento y el Barroco, ya que enfatizaba el aspecto humano de Cristo, en la inocencia y felicidad de su infancia, en dramático contraste con su destino de sacrificio. Así, el Salvador aparece representado como un niño de delicada belleza y suave anatomía, protegido por la figura maternal de María, cuyo rostro muestra, en su seriedad, el conocimiento del amargo destino de su hijo.Desde finales de la Edad Media los artistas insistieron en representar, de forma cada vez más intensa, el vínculo de afecto que unía a Cristo con su Madre y la estrecha relación entre ambos, lo que se fomentó en el Renacimiento y, naturalmente, en el Barroco, cuando la exacerbación de las emociones caracteriza gran parte de la producción artística. El tema de la Virgen representada con el Niño Jesús, y más concretamente con él en su regazo, sentada o de pie, tiene su origen en las religiones orientales de la Antigüedad, en imágenes como la de Isis con su hijo Horus, pero la referencia más directa es la de la Virgen como "Sedes Sapientiae", o trono de Dios, en el arte cristiano medieval. Poco a poco, con el avance del naturalismo, la Virgen pasará de ser un simple "trono" del Niño a revelar una relación de afecto, a partir del periodo gótico. A partir de entonces, las figuras adquirirán movimiento, acercándose la una a la otra, y finalmente desaparecerá el concepto de trono y con él el papel secundario de la Virgen. De este modo, la imagen se convertirá en un ejemplo del amor entre María y su Hijo, una imagen de ternura, cercana, destinada a conmover el espíritu de los fieles. Cabe mencionar que, durante la dominación colonial española, se desarrolló una pintura principalmente religiosa, destinada a cristianizar a los pueblos indígenas. Los pintores locales tomaron como modelo las obras españolas, que siguieron al pie de la letra en cuanto a tipos e iconografía. Los modelos más frecuentes eran los ángeles arcabuceros y las vírgenes triangulares, sin embargo, no fue hasta los primeros años del siglo XIX, ya en tiempos de independencia y apertura política de algunas de las colonias, que varios artistas comenzaron a representar un nuevo modelo de pintura con identidad propia.