Null IMELDO CORRAL GONZÁLEZ (Ferrol, 1889 - 1976).

"Reflets dans la mer", Galic…
Description

IMELDO CORRAL GONZÁLEZ (Ferrol, 1889 - 1976). "Reflets dans la mer", Galice. Huile sur carton. Signée et située dans le coin inférieur droit. Titre au dos. Elle présente des défauts et des dommages dans la couche picturale. Dimensions : 24 x 28,5 cm. Imeldo Corral décide de se consacrer à la peinture en raison de son état de santé précaire, qui l'empêche d'effectuer tout travail nécessitant un effort physique. Il entre donc à l'École des arts et métiers de Ferrol à l'âge de dix-huit ans, mais après avoir suivi un seul cours, il est contraint de quitter l'école pour cause de maladie. Il s'installe ensuite à Madrid, où il travaille à l'huile, au pastel et à l'aquarelle, et travaille comme copiste au musée du Prado. C'est dans cette ville qu'il participe à sa première exposition, une exposition collective de peintres galiciens organisée en 1912 au Centro Gallego de Madrid, où il envoie plus de trente peintures et cinquante esquisses, principalement des paysages et des marines du Ferrol, ainsi qu'un autoportrait. En 1917, il participe à une exposition à La Corogne, avec des peintres de l'envergure de Ribas, Germán Taibo, González del Blanco, Manuel Abelenda, etc. En 1918, il expose à nouveau dans la même ville à l'occasion de l'hommage rendu au violoniste Manolo Quiroga et, la même année, il présente sa première exposition individuelle à Madrid, où il expose un ensemble varié de paysages. En 1923, il organise une exposition à Santiago, qui est un succès et un grand événement social. La même année, il expose également à La Corogne. En 1928, il expose à Madrid, au Palacio del Retiro, et les années suivantes, il poursuit ses expositions en Galice, à León et à Barcelone. Il exposera également ses œuvres à Buenos Aires, au Centre galicien de la capitale argentine. Imeldo Corral a reçu la médaille du mérite artistique de la mairie de Ferrol, déjà très malade, le 7 janvier 1976. Il était membre à part entière de la Real Academia de Bellas Artes del Rosario, de La Coruña, et membre honoraire de la Sociedad Artística Ferrolana. Considéré comme l'un des meilleurs peintres galiciens de son époque, Corral a développé un style centré sur la poétique de la couleur et a su parfaitement capter la lumière changeante des matins et des couchers de soleil galiciens. Il est actuellement représenté dans les musées des beaux-arts de La Corogne, de Pontevedra et de Vigo, au musée municipal Bello Piñeiro et à l'Académie royale des beaux-arts de Galice.

98 

IMELDO CORRAL GONZÁLEZ (Ferrol, 1889 - 1976). "Reflets dans la mer", Galice. Huile sur carton. Signée et située dans le coin inférieur droit. Titre au dos. Elle présente des défauts et des dommages dans la couche picturale. Dimensions : 24 x 28,5 cm. Imeldo Corral décide de se consacrer à la peinture en raison de son état de santé précaire, qui l'empêche d'effectuer tout travail nécessitant un effort physique. Il entre donc à l'École des arts et métiers de Ferrol à l'âge de dix-huit ans, mais après avoir suivi un seul cours, il est contraint de quitter l'école pour cause de maladie. Il s'installe ensuite à Madrid, où il travaille à l'huile, au pastel et à l'aquarelle, et travaille comme copiste au musée du Prado. C'est dans cette ville qu'il participe à sa première exposition, une exposition collective de peintres galiciens organisée en 1912 au Centro Gallego de Madrid, où il envoie plus de trente peintures et cinquante esquisses, principalement des paysages et des marines du Ferrol, ainsi qu'un autoportrait. En 1917, il participe à une exposition à La Corogne, avec des peintres de l'envergure de Ribas, Germán Taibo, González del Blanco, Manuel Abelenda, etc. En 1918, il expose à nouveau dans la même ville à l'occasion de l'hommage rendu au violoniste Manolo Quiroga et, la même année, il présente sa première exposition individuelle à Madrid, où il expose un ensemble varié de paysages. En 1923, il organise une exposition à Santiago, qui est un succès et un grand événement social. La même année, il expose également à La Corogne. En 1928, il expose à Madrid, au Palacio del Retiro, et les années suivantes, il poursuit ses expositions en Galice, à León et à Barcelone. Il exposera également ses œuvres à Buenos Aires, au Centre galicien de la capitale argentine. Imeldo Corral a reçu la médaille du mérite artistique de la mairie de Ferrol, déjà très malade, le 7 janvier 1976. Il était membre à part entière de la Real Academia de Bellas Artes del Rosario, de La Coruña, et membre honoraire de la Sociedad Artística Ferrolana. Considéré comme l'un des meilleurs peintres galiciens de son époque, Corral a développé un style centré sur la poétique de la couleur et a su parfaitement capter la lumière changeante des matins et des couchers de soleil galiciens. Il est actuellement représenté dans les musées des beaux-arts de La Corogne, de Pontevedra et de Vigo, au musée municipal Bello Piñeiro et à l'Académie royale des beaux-arts de Galice.

Les enchères sont terminées pour ce lot. Voir les résultats

Vous aimerez peut-être

COCTEAU Jean (1889-1963) - Atelier MADELINE-JOLLY "Médiévale" Vase de forme tulipe en terre rose avec traits de crayon d'oxyde brun clair. Émaux blanc, vert, jaune et rouge. Signature "Jean Cocteau" incisée dans l'émail autour du pied. Sous la base, monogramme et "59". Dans son coffret. Modèle créé en 1958 (Edité en 50 exemplaires, notre épreuve hors commerce). Haut. : 29 cm x Diam. : 14 cm Jean Cocteau rencontre Marie-Madeleine Jolly et Philippe Madeline en 1957. C'est à partir de cette date qu'il va collaborer avec les poteries MADELINE-JOLLY à VILLEFRANCHE-SUR-MER, jusqu'à son décès en 1963. Grâce à cette coopération plus de 300 céramiques, poèmes-objets et bijoux vont voir le jour. Le "Prince Frivole" ira même jusqu'à affirmer : "La poterie m'a sauvé la vie ! Elle m'évite d'utiliser l'encre qui est devenue trop dangereuse car tout ce qu'on écrit est systématiquement déformé par ceux qui le lisent (...) Picasso m'avait dit que si je mettais une céramique au four, j'étais perdu. Mais j'ai toujours eu le goût de me perdre avec délice". Cocteau, chantre du trait, va mettre en avant une ligne épurée et nette. Philippe Madeline dira de l'artiste touche-à-tout : "Comment ne pas être subjugué par son graphisme équilibré, rigoureux sans être géométrique, tendre sans miévrerie". Ce vase traduit le souci d'art total inhérent au XXème Siècle avec des artistes souhaitant irriguer toutes les facettes de l'Art tant pictural que décoratif. Provenance : Selon la tradition familiale, ce vase fut un cadeau interne à l'atelier. Bibliographie : Annie Guédras, "Jean Cocteau - Céramiques", Catalogue Raisonné, Teillet-Demit Editeurs, 1989, pages 184 et 185, n°287.

École européenne ; 19e siècle. "Faucon au-dessus de la basse-cour". Huile sur toile. Elle présente des défauts dans le cadre. Dimensions : 66 x 107 cm ; 94 x 123 cm (cadre). Ce type de peinture mettant en scène des animaux est devenu populaire au cours du XIXe siècle, en raison du changement des collectionneurs qui demandaient une peinture moins royale et reflétant des thèmes d'un ton plus léger. Dans ce cas particulier, un faucon se tient au-dessus d'une volée d'oiseaux et de lapins, ce qui témoigne de la grande habileté de l'artiste à capturer les animaux, qui sont traités esthétiquement d'un point de vue véridique et réaliste. Francisco Hohenleiter (Cadix, 1889 - Séville, 1968) a commencé sa formation à Puerto de Santa Maria et, en 1918, il a déménagé à Séville, où il s'est installé définitivement. Peintre élégant et coloré, il devient rapidement une figure de proue de la décoration murale et, surtout, de l'affiche, de l'illustration de magazines et de livres. Ses œuvres combinent les influences de différents styles tels que le modernisme, la peinture de genre et le romantisme. Dans les années 1920, ses affiches réinventent la Semaine sainte à Séville, avec des œuvres basées sur l'utilisation de la couleur et des lignes décoratives. En tant que peintre, il s'est concentré sur le portrait, le paysage et la représentation de types populaires, principalement les majos, ainsi que sur les scènes de genre. Il a également réalisé des nus, des intérieurs d'église et des natures mortes. Tout au long de sa carrière, il a exposé ses œuvres dans plusieurs villes espagnoles, mais aussi à Paris, avec une exposition exceptionnelle à la galerie Charpentier en 1932. La peinture de Francisco Hohenleiter trouve ses racines dans celle de Jiménez Aranda et de García Ramos et s'inspire de Goya et d'Alenza. Il est devenu le gloseur de la Séville romantique, le portraitiste de l'Andalousie mise en musique par Albéniz. Son œuvre est aujourd'hui dispersée dans toute l'Andalousie : peintures murales, affiches, programmes manuels, etc. Il est aujourd'hui représenté dans divers musées et collections privées.

LAURIE SIMMONS (Long Island, New York, 1949). "Salon à carreaux". The instant decorator Series, 2004. Impression flex. Édition 3/5. Œuvre reproduite sur le site de l'artiste. Présente un certificat d'authenticité, des étiquettes d'exposition et une signature au dos. Provenance : Galerie Distrito Cuatro (Madrid). Dimensions : 76,2 x 96,5 cm ; 84,1 x 104,1 cm (cadre). "Plaid living Room" (2004) appartient à la série Instant Decorator, initiée par Simmons en 2001, avec l'intention de matérialiser ses recherches autour d'un livre sur la décoration d'intérieur publié en 1976. Cette publication présentait différents modèles d'intérieurs domestiques, qui permettaient au lecteur de décorer des pièces à l'aide d'échantillons de tissus et de différentes peintures. En reprenant cette idée du "Faites-le vous-même", l'auteur a construit une image qui fait écho à l'esthétique du collage, où différents éléments indépendants coexistent, formant un ensemble d'une grande expressivité visuelle. À travers un intérieur domestique dans lequel une femme élégamment vêtue est allongée sur le tapis, l'auteur pose au spectateur la question de savoir qui est ce personnage et ce qu'il représente. La protagoniste est entourée de luxe et regarde le spectateur de manière suggestive, mais elle est seule, et sa pose et sa robe invitent à la représenter comme un simple meuble, comme un objet de consommation. Cette représentation de la femme, qui réfléchit à son rôle dans l'environnement social, a été l'un des premiers thèmes explorés par Laurie Simmons dans ses œuvres. Elle y associe l'espace de la maison au féminin, à l'instar d'autres artistes comme Martha Rosler ou Barbara Kruger, qui ont utilisé des thèmes et des techniques similaires à ceux présentés ici. Laurie Simmons a grandi à Long Island, à une époque d'expansion économique qui a marqué le début de la prospérité matérielle, mais qui a également donné lieu à un état de conformisme, caractéristiques qui sont très récurrentes dans les thèmes explorés par l'artiste. Sa carrière se distingue par sa polyvalence, puisqu'elle travaille en tant qu'artiste, photographe et cinéaste. Après avoir obtenu son diplôme de la Tyler School of Art à la fin des années 1960 et s'être installée à New York, Simmons a commencé à développer son côté artistique. En 1972, Simmons découvre une maison de poupée vintage dans le grenier d'un magasin de jouets à Liberty, New York, et commence alors à réaliser des compositions avec des poupées, qu'elle photographie par la suite et sur lesquelles elle intervient. La plupart de ses œuvres font une déclaration sur les rôles traditionnels des hommes et des femmes, les remettant en question et critiquant l'objectivation de la personne, en particulier des femmes. Simmons fait partie de l'important groupe artistique The Pictures Generation, un nom donné à un groupe d'artistes qui s'est fait connaître dans les années 1970 et qui comprend des artistes de renommée mondiale telles que Cindy Sherman, Barbara Kruger et Louise Lawler. Une grande partie du travail de Simmons, comme celui des artistes susmentionnés, est ancrée dans le rôle des femmes et leur intégration dans leur environnement et dans la société. Lors d'une interview en mars 2014, Simmons a déclaré : "Lorsque j'ai pris un appareil photo avec un groupe d'autres femmes, je ne dirai pas que c'était un acte radical, mais nous le faisions certainement dans une sorte de défi ou de réaction à un monde de la peinture dominé par les hommes." Aujourd'hui, ses œuvres figurent dans d'importantes collections privées et publiques, notamment au Queen Sofia Art Center, à l'Art Institute of Chicago, au MoMA de New York, à la National Gallery of Art de Washington, D.C., et au Los Angeles County Museum of Art. Œuvre reproduite sur le site web de l'artiste. Présente un certificat d'authenticité, des étiquettes d'exposition et une signature au dos. Provenance : Galerie Distrito Cuatro (Madrid). Galerie Distrito Cuatro (Madrid).