Null Bedeutende Kaminsimsuhr von SPENCER & PERKINS. London, ca. 1750.
Lackiertes…
Beschreibung

Bedeutende Kaminsimsuhr von SPENCER & PERKINS. London, ca. 1750. Lackiertes Holz und vergoldete Bronzen. Mit Musikautomaten. Glockenspiel mit 9 Glocken und beweglichen Figuren. Maße: 67 x 37 x 24 cm. Englische Konsolenuhr aus der Zeit von George II. Das Gehäuse ist aus lackiertem Holz, mit vergoldeten Bronzeapplikationen und reliefierten Ornamenten. Sie hat eine architektonische Struktur, deren Flanken mit Stipes in Form von weiblichen Figuren verziert sind, die in einem synthetischen Stil zwischen dem griechischen und ägyptischen Erbe ausgeführt wurden. Sie hat neun Glocken und zeigt bewegliche Figuren in einer ländlichen Szene auf dem Tympanon. Ebenfalls aus Bronze sind die durchbrochenen Gitter an den Ecken der Fassade, an den Seiten und an der Verkleidung der stufenförmigen Kuppel sowie die Füße und die floralen Bänder, die die Flanken schmücken. Das emaillierte Zifferblatt trägt die Signatur von Spencer und Perkins und ist mit römischen Ziffern in Schwarz graviert. Es wird von zwei kleinen Zifferblättern für Läutefunktionen begleitet. Englische Bügeluhren zeichnen sich vor allem durch ihren Mechanismus, aber auch durch ihre Verzierung aus. Dieser Uhrentyp entstand in den 1960er Jahren, als das Pendel in die Uhr eingebaut wurde und den früheren "Foliot"-Regulator oder die Unruh ersetzte. Diese Änderung machte es notwendig, den Mechanismus mit einem Gehäuse zu versehen, um ihn vor Stößen zu schützen, die sein Uhrwerk verändern könnten. Dies war der Ursprung der in England als Brackets bezeichneten Uhren, d. h. der tragbaren Uhren. Dabei handelte es sich um kurze Gehäuse, in denen ein zwischen zwei dicken Platten gehaltener Mechanismus untergebracht war, der als Antriebskraft für die einzelnen Züge eine Kombination aus einer Nabe und einer Schnecke enthielt. Ursprünglich waren diese Uhren dazu bestimmt, auf einen Bügel gestellt zu werden, daher ihr englischer Name. Dieser Bügel war ein separates Stück, das in der Regel gleichzeitig mit der Uhr hergestellt wurde und eine zur Uhr passende Verzierung aufwies. Später begann man jedoch, Sockel und Uhr getrennt zu fertigen. Die Engländer entwickelten eine Uhrmachermechanik, die sich von der des übrigen Europas unterschied und auf einer Industrie spezialisierter Werkstätten beruhte, die Produkte von großer technischer Perfektion herstellten. Die Gehäuse wurden von Kunsttischlern hergestellt, die die Uhren veredelten und sie zu wahren Schmuckstücken machten. Aus diesem Grund waren die englischen Uhren während des gesamten 18. Jahrhunderts Ausdruck der stilistischen Entwicklung, die sich in der englischen Kunsttischlerei vollzog, beginnend mit den Modellen William and Mary und Queen Anne, über den Chippendale- und Hepplewithe-Stil bis hin zur Rückkehr zum Klassizismus mit Adam, Sheraton und schließlich Regency. Was den spezifischen Typus der Konsolenuhr betrifft, so behielt sie ihr elegantes und stattliches Aussehen während des gesamten 18. Jahrhunderts bei, und gegen Ende des Jahrhunderts wurden die Gehäuse größer und monumentaler. Schon im 17. Jahrhundert war das für die Herstellung verwendete Material meist Ebenholz oder Schildpatt, kombiniert mit Bronzeapplikationen. Ab 1670 wurden auch Oliven- und Nussbaumholz verwendet, später kam Messing hinzu. Ab den 1720er Jahren wurden diese Hölzer durch Mahagoni ersetzt, das dem neuen Geschmack besser entsprach. Die Zifferblätter hingegen wiesen in der Regel eingravierte Ziffern auf der Vorderseite auf oder enthielten einen versilberten Stundenkreis. Später kamen weitere Elemente hinzu, wie der Sekundenzeiger, der sich auf einer Seite des zentralen Bogens befand, oder das Datum, das auf dem Zifferblatt eingefügt wurde. Sogar Zifferblätter für die Mondphasen wurden hinzugefügt.

61 

Bedeutende Kaminsimsuhr von SPENCER & PERKINS. London, ca. 1750. Lackiertes Holz und vergoldete Bronzen. Mit Musikautomaten. Glockenspiel mit 9 Glocken und beweglichen Figuren. Maße: 67 x 37 x 24 cm. Englische Konsolenuhr aus der Zeit von George II. Das Gehäuse ist aus lackiertem Holz, mit vergoldeten Bronzeapplikationen und reliefierten Ornamenten. Sie hat eine architektonische Struktur, deren Flanken mit Stipes in Form von weiblichen Figuren verziert sind, die in einem synthetischen Stil zwischen dem griechischen und ägyptischen Erbe ausgeführt wurden. Sie hat neun Glocken und zeigt bewegliche Figuren in einer ländlichen Szene auf dem Tympanon. Ebenfalls aus Bronze sind die durchbrochenen Gitter an den Ecken der Fassade, an den Seiten und an der Verkleidung der stufenförmigen Kuppel sowie die Füße und die floralen Bänder, die die Flanken schmücken. Das emaillierte Zifferblatt trägt die Signatur von Spencer und Perkins und ist mit römischen Ziffern in Schwarz graviert. Es wird von zwei kleinen Zifferblättern für Läutefunktionen begleitet. Englische Bügeluhren zeichnen sich vor allem durch ihren Mechanismus, aber auch durch ihre Verzierung aus. Dieser Uhrentyp entstand in den 1960er Jahren, als das Pendel in die Uhr eingebaut wurde und den früheren "Foliot"-Regulator oder die Unruh ersetzte. Diese Änderung machte es notwendig, den Mechanismus mit einem Gehäuse zu versehen, um ihn vor Stößen zu schützen, die sein Uhrwerk verändern könnten. Dies war der Ursprung der in England als Brackets bezeichneten Uhren, d. h. der tragbaren Uhren. Dabei handelte es sich um kurze Gehäuse, in denen ein zwischen zwei dicken Platten gehaltener Mechanismus untergebracht war, der als Antriebskraft für die einzelnen Züge eine Kombination aus einer Nabe und einer Schnecke enthielt. Ursprünglich waren diese Uhren dazu bestimmt, auf einen Bügel gestellt zu werden, daher ihr englischer Name. Dieser Bügel war ein separates Stück, das in der Regel gleichzeitig mit der Uhr hergestellt wurde und eine zur Uhr passende Verzierung aufwies. Später begann man jedoch, Sockel und Uhr getrennt zu fertigen. Die Engländer entwickelten eine Uhrmachermechanik, die sich von der des übrigen Europas unterschied und auf einer Industrie spezialisierter Werkstätten beruhte, die Produkte von großer technischer Perfektion herstellten. Die Gehäuse wurden von Kunsttischlern hergestellt, die die Uhren veredelten und sie zu wahren Schmuckstücken machten. Aus diesem Grund waren die englischen Uhren während des gesamten 18. Jahrhunderts Ausdruck der stilistischen Entwicklung, die sich in der englischen Kunsttischlerei vollzog, beginnend mit den Modellen William and Mary und Queen Anne, über den Chippendale- und Hepplewithe-Stil bis hin zur Rückkehr zum Klassizismus mit Adam, Sheraton und schließlich Regency. Was den spezifischen Typus der Konsolenuhr betrifft, so behielt sie ihr elegantes und stattliches Aussehen während des gesamten 18. Jahrhunderts bei, und gegen Ende des Jahrhunderts wurden die Gehäuse größer und monumentaler. Schon im 17. Jahrhundert war das für die Herstellung verwendete Material meist Ebenholz oder Schildpatt, kombiniert mit Bronzeapplikationen. Ab 1670 wurden auch Oliven- und Nussbaumholz verwendet, später kam Messing hinzu. Ab den 1720er Jahren wurden diese Hölzer durch Mahagoni ersetzt, das dem neuen Geschmack besser entsprach. Die Zifferblätter hingegen wiesen in der Regel eingravierte Ziffern auf der Vorderseite auf oder enthielten einen versilberten Stundenkreis. Später kamen weitere Elemente hinzu, wie der Sekundenzeiger, der sich auf einer Seite des zentralen Bogens befand, oder das Datum, das auf dem Zifferblatt eingefügt wurde. Sogar Zifferblätter für die Mondphasen wurden hinzugefügt.

Das Los wurde versteigert. Ergebnisse ansehen

Dies könnte Ihnen auch gefallen

School of VAN DYCK (Antwerp, 1599 - London, 1641); second third 17th century. "Virgin and Child. Oil on canvas. Re-tinted. It has repainting on the pictorial surface and perforation of the canvas. It has a 19th century frame. Measurements: 121 x 105 cm; 138 x 121 cm (frame). In the present work the painter, belonging to the school of Van Dyck, in fact follows the model of the master's painting entitled Virgin and Child (1630-632) which is currently in the Royal Collection (England). This representation of the Virgin and Child is indebted to Titian's Virgin and Child with Saints Stephen, Jerome and Maurice of c.1520 (now in the Louvre) which Van Dyck had seen in Italy. Van Dyck removed the three saints and instead focused on the Virgin and Child, eliminating the narrative features of the original and creating a pure, devotional image. The artist concentrates exclusively on the two figures, who, while absorbed in the everyday playfulness of children's games, present this divine union. The Virgin and Child are positioned facing the viewer, and the artist succeeds in conveying the naturalness of the gesture of the child, who leans on his mother and looks at a point outside the painting. Since the end of the Middle Ages artists have insisted on depicting, in an increasingly intense manner, the bond of affection that united Christ with his Mother and the close relationship between them; this was encouraged in the Renaissance and, naturally, in the Baroque period, when the exacerbation of emotions characterises a large part of artistic production. Throughout the history of art it is common for many works to be executed by disciples, copying the original model of the master under his supervision. In this way, it was common that when the work had already taken shape it was intervened by the master, who would retouch the important areas or correct the mistakes of his pupils. The Virgin's hand under the arm of Jesus, the eyes and certain incarnations reveal a clear virtuosity. Van Dyck opened a personal workshop as a teenager, at the age of sixteen, together with his young friend Jan Brueghel the Younger. It is worth noting that Van Dyck worked closely with Rubens, to whom he became an assistant, abandoning his independent workshop. In the studio of Rubens, by then a painter known throughout Europe, Van Dyck made his name known among the aristocracy and the wealthy bourgeoisie and came into contact with classical culture and court etiquette. Anton Van Dyck was a key painter of the Flemish Baroque and one of the most important portraitists of the 17th century. He began his training with the Romanist painter Van Balen in 1609. In 1615-16 he worked with Jordaens, and between 1617 and 1620 with Rubens, who said that he was his best pupil. In 1620 he visited England for the first time, in the service of James I. In London he enjoyed greater freedom and abandoned religious painting to devote himself fully to portraiture. Between 1621 and 1627 he completed his training by travelling around Italy, where he was impressed by Bolognese painting and the works of Titian, where he developed his mature, refined and elegant style and established his own type of portraiture, which became a model for Western painting. In 1629 he was again in London, this time working for King Charles I, who admired Titian's work and saw in Van Dyck his heir. He dismissed all his painters, having found in Van Dyck the court painter he had wanted for years. In 1640, on the death of Rubens, the painter returned to Antwerp to finish the works he had left unfinished. The following year he moved to Paris, then returned to London for health reasons and died shortly afterwards at his home in the English capital. Anton Van Dyck is represented in major museums all over the world.

Attributed to WILLIAM JAMES (doc. London 1746-1771). "The Grand Canal of Venice, with a procession entering Santa Maria della Salute", 18th century. Oil on canvas. Original frame. Measurements: 75 x 126 cm; 86 x 137 cm (frame). We are in front of a Venetian veduta endowed with unusual virtuosity, both at compositional, technical and formal level. A wide panoramic view opens onto the great canal, flanked by the campanile of St Mark's Square and the Doge's Palace on the left, and the imposing church of Santa Maria della Salute on the right. Gondolas and boats of all kinds ply the canal. Precise detailing and narrative zeal are combined in the individualised description of the gondolas that cross the canal (some are humble, others are covered in gold, etc.), as well as the variety of characters (villagers, nobles, ecclesiastics making their way in procession towards the church door, etc.). A limpid sky illuminates the immense scene, giving shape to every detail: the sculpted figures in the niches, the rhythmic vibration of the water, the liturgical costumes... The art of the miniaturist harmonises with that of the landscape painter, following in the footsteps of the great master and inventor of the Venetian vedutismo genre, Canaletto (1697-1768). Canaletto lived in London between 1746 and 1756, thanks to the English consul Smith, who was responsible for the dissemination of the Grand Tour among the British. William James (active in London between 1746 and 1771) was a pupil of Canaletto's during this period, learning his style at first hand and producing several veduti without having visited the city. The present canvas shows numerous similarities with paintings by Canaletto such as Il gran Canal verso il bacino di san Marco and The Grand Canal with Santa Maria della Salute in the English Royal Collection. Similarly, the canvas by William James in the Francesco Borgogna Museum (Vercelli) entitled "Canal Grande e la chiesa della Salute" bears a close compositional resemblance, both in the variety of details and in the way it captures the clear, Mediterranean atmosphere.Few details of William James's career have survived (from Edward Edwards's compendium "Anecdotes of painters" 1808). We do know, however, that he was a pupil of Canaletto in London and exhibited in the English capital between 1761 and 1771 and that in 1766 he was a member of the Society of Artists, and it has also been possible to link his name with a number of paintings (both Venetian and London-themed) held in private collections around the world and important institutions such as the Dixon Gallery and Gardens in Tennessee.